sexta-feira, 23 de março de 2018

Bienal de Sydney: Além do mero espetáculo

Há um trabalho simples e tranquilo do artista belga Michaël Borremans chamado “O Pão” (2012) este ano na Bienal de Sydney. Ele lembra obras de retratos flamengos do século XV, próximos e íntimos, mas também é um quadro moderno. É a parte superior do corpo de uma menina, vestida com um top azul, as mãos na frente, o olhar para baixo. Eu tinha certeza de que estava olhando para uma foto de uma pintura. Em uma inspeção mais próxima, parecia não ser uma pessoa real, talvez um modelo… E então a garota piscou.

Pão de Michaël Borremans
Pode algo ser duas ou mais coisas ao mesmo tempo? Essa é a questão curatorial que une a seleção de arte para “Superposição: Equilíbrio & Engajamento”, a 21ª Bienal de Sydney.
Com curadoria de Mami Kataoka e com cerca de 70 artistas e coletivos de 35 países, cujo trabalho está distribuído em sete locais, a BoS21 oferece aos visitantes alguns espetáculos, algumas obras imersivas e muitas oportunidades de reflexão silenciosa.
Essa questão que une a BoS21, seu tema ostensivo, foi levantada da física quântica, uma teoria que argumenta “que todo estado quântico pode ser representado como uma soma de dois ou mais outros estados distintos” ( graças à Wikipedia ). Se você já ouviu falar do gato de Schrödinger – um experimento mental em que um gato em uma caixa poderia estar igualmente vivo ou morto – então você está a meio caminho para entender o pensamento de Kataoka.
A outra metade da ideia é mais elusiva. Usando uma teoria da física quântica como uma metáfora para pensar sobre as conexões históricas e culturais entre a arte, seria normalmente uma placa cheia, mas Kataoka também acrescenta conceitos do taoísmo. Isso eu não entendo completamente como minha compreensão das religiões orientais é limitada, mas me disseram que as duas coisas, ciência e filosofia religiosa, podem ser reconciliadas. De qualquer forma, parece que essas coisas são duas coisas que podem ser outras coisas também, então estamos seguindo.
Uma tendência recente das bienais é a inclusão de trabalhos de artistas mortos ou mortos recentemente nas coleções de locais de exposição, e a BoS21 fez um esforço para criar um diálogo entre artistas e seu trabalho, passado e presente. Na Galeria de Arte de Nova Gales do Sul , o trabalho do modernista australiano Roy de Maistre é mostrado ao lado do trabalho do abstracionista contemporâneo holandês Riet Winjen. Perto dali, uma abstração geométrica do final dos anos 60 do pintor australiano Syd Ball é justaposta com um vídeo em duas telas da dupla britânica Semiconductor.
Uma aposta curatorial como essa corre o risco de parecer óbvia demais, mas, para o crédito de Kataoka, a união dessas peças no tempo e no espaço funciona de maneira brilhante. A grade de cores do trabalho mural de Maistre reflete-se no padrão das “pinturas” esculturais de Wijen e a justaposição de Black Reveal (1968-1969) – uma pintura que brinca com a percepção do espaço do espectador – com a visualização de dados de Semiconductor em deslumbrantes gráficos e realidade aumentada – conecta idéias e abordagens além de simples semelhanças visuais superficiais.
O que não quer dizer que alguns trabalhos na BoS21 não cumpram o resumo de uma maneira óbvia. “Situações silenciadas” de Samson Young # 22: Muted Tchaikovsky’s Fifth (2018) é um trabalho de vídeo maravilhosamente produzido com som de 12 canais no qual uma orquestra toca a famosa peça, exceto que os músicos silenciam seus instrumentos. O que resta é um show teatral ao som de farfalhar de arcos, cordas umedecidas, roupas em movimento. É uma ideia simples e, no contexto da Bienal, funciona quase como uma ilustração do tema. Óbvio, talvez, mas cativante.
No Museu de Arte Contemporânea , o “Through the West” (2013), do artista dinamarquês Jacob Kirkegaard, oferece outro tipo de teatralidade na forma de uma réplica iluminada do muro da Barreira da Cisjordânia israelense. Viajando para Palestina e Israel, Kirkegaard gravou o som da parede usando sensores de vibração e microfones acústicos. O efeito é um ruído reverberante estranho que em momentos soa como uma gravação de rua, em outros como se seu ouvido estivesse pressionado contra o concreto. Como ouvinte – e espectador – você está no local, e não, a realidade altamente sugestiva do som contra a réplica esquemática no espaço da galeria.

Na Ilha da Cacatua, outro tipo de arte política está em exibição. A “Lei da Jornada” de Ai Weiwei (2018) é uma gigantesca escultura que preenche todo espaço, uma jangada comprida e superdimensionada repleta de enormes corpos de adultos e crianças, tudo montada em uma base de madeira com citações que atestam a importância de uma política humanitária de refugiados. Como uma obra de arte, é tão direto quanto um golpe de martelo, um meme do Instagram que vai viajar pelo mundo com a mensagem de Ai.
Em um momento em um documentário de Ai Weiwei caminhando melancolicamente em um parque em Berlim, diz que também ele é um refugiado, exilado da China e, sem saber a língua alemã, está à deriva. Foi um momento em que os dois Ai se juntaram: o artista ativista sincero com uma causa nobre, e o monstro do ego visto de perto no documentário Never Sorry. Pode um artista rico e bem-sucedido, com sua própria fábrica de arte, ser também um militante de princípios pelos direitos humanos? Aparentemente sim.
Resultado de imagem para ai weiwei biennale sydney
Resultado de imagem para ai weiwei biennale sydney
Fonte: http://dasartes.com/noticias/bienal-de-sydney-alem-do-mero-espetaculo/

Nenhum comentário:

Postar um comentário